Es una pintura al óleo sobre tela datada en el año 1630 durante el
primer viaje a Italia de Diego Velázquez. No fue ningún encargo real,
pero pronto pasó a formar parte de la colección de Felipe IV y
actualmente podemos contemplarla en el Museo del Prado de Madrid.
Se trata de una escena en la que se nos muestra al dios mitológico Apolo, en el momento de comunicar al dios Vulcano que su esposa la diosa Venus, le está siendo infiel con el dios de la guerra, Marte. Recoge justamente el momento del “chivatazo”, por lo que recoge el choque psicológico que el hecho provoca en los que lo escuchan. Es el episodio burlesco del marido engañado, muy propio de la postura antimitológica de los pintores españoles del Siglo de Oro.
Se trata de una escena en la que se nos muestra al dios mitológico Apolo, en el momento de comunicar al dios Vulcano que su esposa la diosa Venus, le está siendo infiel con el dios de la guerra, Marte. Recoge justamente el momento del “chivatazo”, por lo que recoge el choque psicológico que el hecho provoca en los que lo escuchan. Es el episodio burlesco del marido engañado, muy propio de la postura antimitológica de los pintores españoles del Siglo de Oro.
Apolo, casi
adolescente, aparece cubierto por una túnica anaranjada que, en unión de
la aureola de rayos solares que rodean su cabeza, parece actuar de foco
de luz en el taller en donde el único tono cálido es un trozo de metal
rojo que Vulcano sujeta sobre el yunque y la llama de la chimenea que
recorta el cuerpo de los herreros que contemplan sorprendidos al
visitante, al igual que su patrón. Es el único que aparece representado
como uno se puede imaginar que es un dios, como una figura idealizada,
ya que el resto de la escena se podría corresponder con una escena de
taller, un “cuadro de género”, constituyendo los demás personajes,
incluido el dios Vulcano, tipos normales, para los que el pintor debió
inspirarse en personajes populares.
Comparándola con otra obra mitológica del pintor, anterior a este viaje a Italia, “El triunfo de Baco”, más conocida como “Los borrachos”, observamos un proceso evolutivo, resultado de conocer de primera mano las obras de los grandes pintores italianos de siglos precedentes. Así la composición es más dinámica, ya que frente a los dos planos de la obra anterior, en esta las figuras se mueven en varios ejes direccionales. Además se ha ganado en profundidad, al colocar al herrero del último plano al lado de la puerta del fondo. Pero sobre todo, los focos de luz se han hecho más complejos, por influencia de la pintura veneciana, por lo que aparecen varios focos distintos que generan diferentes sombras y también los rostros de las figuras están dotados de una mayor intensidad expresiva.
Comparándola con otra obra mitológica del pintor, anterior a este viaje a Italia, “El triunfo de Baco”, más conocida como “Los borrachos”, observamos un proceso evolutivo, resultado de conocer de primera mano las obras de los grandes pintores italianos de siglos precedentes. Así la composición es más dinámica, ya que frente a los dos planos de la obra anterior, en esta las figuras se mueven en varios ejes direccionales. Además se ha ganado en profundidad, al colocar al herrero del último plano al lado de la puerta del fondo. Pero sobre todo, los focos de luz se han hecho más complejos, por influencia de la pintura veneciana, por lo que aparecen varios focos distintos que generan diferentes sombras y también los rostros de las figuras están dotados de una mayor intensidad expresiva.
El fragmento más académico de la composición es el herrero de espaldas,
que recuerda las estatuas de los héroes clásicos. Lleno de vida parece
el obrero que se inclina sobre la coraza, pero el más expresivo de los
hombres es el de la figura que aparece entre estos dos, desgarbado, con
gesto de increíble sorpresa, boquiabierto, muy desfigurado y que avanza
con gran realismo al oír los hechos.
Es una composición algo
terrosa, con predominio de los tonos ocres como debe corresponder a la
vida del dios de las profundidades, el viejo y deforme Vulcano, que se
ve animada por las pinceladas de azul del cielo que asoma por la puerta,
por el jarro de cerámica blanca azulada de la chimenea (digno del mejor
bodegón holandés), y la cinta de las sandalias de Apolo.
Todos
los objetos y herramientas están trazados con la minuciosidad de un
pintor realista que puede competir con los mejores y prestigiosos
pintores flamencos. Destacan las calidades de la armadura del primer
plano, el jarro blanco de la chimenea, los yunques, etc.
Puede
haber dos lecturas sobre la elección del tema, una podría ser moral, el
poder de la palabra sobre los sentimientos y acciones del prójimo y otra
el desbancar la teoría platónica de la superioridad de la idea sobre el
trabajo manual, defendida por todos aquellos que, como Velázquez,
combaten por la nobleza de la pintura, considerada hasta entonces como
un oficio mecánico y que fue la causa de que el pintor tuviese grandes
dificultades en alcanzar la encomienda de la Orden de Santiago, hasta
entonces reservada a la nobleza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario